Diego Vélasquez

Diego Vélasquez
Page d'aide sur l'homonymie Ne doit pas être confondu avec Diego Velázquez de Cuéllar.
Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie).
Diego Vélasquez
Auto-portrait1643 (95 × 70 cm)Galleria Degli Uffizi, Florence
Auto-portrait
1643 (95 × 70 cm)
Galleria Degli Uffizi, Florence

Nom de naissance Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Naissance 6 juin 1599
Séville
Décès 6 août 1660 (à 61 ans)
Madrid
Nationalité Espagnol
Activité(s) Artiste-peintre
Maître Francisco de Herrera le Vieux, Francisco Pacheco
Mouvement artistique Baroque
Œuvres réputées Les Ménines, Vénus à son miroir, Les Fileuses
Influença Édouard Manet, Pablo Picasso

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Séville, baptisé le 6 juin 1599Madrid, mort le 6 août 1660), dit Diego Vélasquez en français, est un peintre du siècle d'or espagnol. Il est célèbre pour ses portraits de la cour du roi Philippe IV à la manière libre presque ébauchée à la touche vive et apparente. Il était également courtisan, architecte, décorateur, collectionneur et administrateur[1]. Il est généralement considéré, avec Francisco Goya et Le Greco, comme l’un des plus grands artistes de l’histoire espagnole. Son style, tout en restant très personnel, s’inscrit résolument dans le courant baroque de cette période. Ses deux voyages en Italie, attestés par les documents de l’époque, eurent un effet décisif sur l’évolution de son œuvre. Diego Vélasquez est l’auteur de nombreux portraits représentant la famille royale espagnole, de grands personnages européens et des gens du commun paysan, tisserand, porteur d'eau, nain... mais il est aussi l'auteur de compositions mythologiques et religieuses. Son art, de l’avis général, a atteint son sommet en 1656 avec la réalisation de Les Ménines, son chef-d’œuvre universellement réputé.

Son influence artistique est considérable dès le XVIIe siècle. À partir du premier quart du XIXe siècle, le style de Vélasquez fut pris pour modèle par les peintres réalistes et impressionnistes, en particulier Édouard Manet. Au XXe siècle, Francis Bacon, Pablo Picasso et Salvador Dalí ont rendu hommage à Vélasquez en recréant plusieurs de ses œuvres les plus célèbres.

Sommaire

Biographie factuelle

- 1599 - Baptême à Séville le 6 juin

- 1609 - entre en apprentissage chez le peintre Francisco de Herrera le Vieux à Séville.

- 1610 - entre en apprentissage chez le peintre Francisco Pacheco à Séville

- 1611 - Signature du contrat d'apprentissage de 6 ans

- 1617 - 14 mars obtient sa Licence de maître-peintre

- 1618 - 23 avril mariage de Velazquez avec Juana Pacheco, fille de son maître

- 1619 - Naissance de sa fille Francesca

- 1621 - Naissance d'Ignacia sa seconde fille.

- 1622 - Avril, voyage à Madrid, découvre les collections royales mais ne parvient pas à peindre le portrait du roi.

- 1623- Avril, voyage à Madrid avec Pacheco et son esclave-assistant Juan de Pareja. Peint le portrait de Luis de Gongora.

- 1623- 6 octobre est nommé peintre du roi avec 20 ducats de salaire, sa famille s'installe à Madrid.

- 1626 - Velasquez sollicite sans succès un poste de peintre du roi pour son beau-père Pacheco.

- 1627- Velasquez gagne le concours organisé par le Roi Philippe IV mais son tableau l'expulsion des morisques s'est perdu. Nommé Huissier à la Cour.

- 1628- Peint les Buveurs (Le Triomphe de Bacchus). Velasquez accompagne Rubens, ambassadeur des Pays-Bas, pour visiter l'Escurial pendant une journée.

- 1629- premier voyage en Italie, il est à Rome en octobre après avoir vu Venise.

- 1630- séjour à Naples et rencontre le peintre José de Ribera "El Espaňoleto". Peint la Forge de Vulcain.

- 1631- retour à Madrid. Peint le Prince Balthazar et son nain.

- 1633- Francesca épouse le peintre et assistant de Velasquez, Juan Bautista Martinez del Mazo. Velasquez est nommé huissier de la Chambre.

- 1634- Velasquez est nommé officier de la Garde-Robe, charge qui prévoit la conservation des œuvres d'art et transfère sa charge d'huissier à son gendre.

- 1635- Peint la Reddition de Breda

- 1639- Pacheco rédige son testament en faveur de sa fille Juana.

- 1642 - Velasquez aide Murillo à obtenir le droit de copier les collections royales.

- 1643- Velasquez est nommé Surintendant des Travaux Royaux.

- 1646 - Velasquez est chargé des responsabilités des appartements royaux. Peint la Dame à l'éventail

- 1647 - Velasquez est nommé intendant des travaux de la salle Octogonale du palais Royal

- 1648 - Le roi d'Espagne augmente son salaire à 700 ducats annuels.

- 1649- Deuxième voyage en Italie officiellement pour acquérir des œuvres d'art.

- 1650- Il demeure à Rome et au Vatican. Peint le portrait du pape Innocent X. Vélasquez est élu membre de l'Académie de St Luc de Rome. Juan de Pareja est affranchi à Rome.

- 1651- Revient à Madrid en juin. Peint la Venus au Miroir

- 1652 - Les importantes collections qu'il a achetées en Italie arrivent en Espagne. Il est nommé Aposentador Mayor (grand chambellan).

- 1655 - Vélasquez reçoit l'ordre de s'installer dans une des dépendances du château de l'Alcázar Royal de Madrid.

- 1656- peint les Ménines.

- 1657- peint les fileuses

- 1658 -Vélasquez est fait Chevalier de l'ordre de Saint Jacques.

- 1660- Vélasquez organise la décoration du pavillon espagnol à l'occasion de la signature du traité de paix franco-espagnol et du mariage de l’infante Marie-Thérèse avec Louis XIV. Mort de Velasquez le 6 août, sa femme meurt peu après.

- 1666 - Les dettes de Vélasquez sont apurées.

- 1734 - L'atelier de Velasquez dans l'Alcazar de Madrid occupé alors par Jean Ranc prend feu, l'incendie détruit totalement le château et de nombreuses œuvres et traces de Velasquez.

L'œuvre

Enfance

Maison natale de Velázquez à Séville

Diego Vélasquez est né à Séville, en Espagne, en 1599, et a été baptisé le 6 juin à l’église Saint-Pierre de Séville. Il était le fils de Juan Rodríguez de Silva, un homme de loi issu de l’aristocratie portugaise, et de Jerónima Vélasquez, qui appartenait à la petite noblesse des hidalgos[2]. La coutume espagnole autorisait en effet un fils aîné à adopter le nom de sa mère si un important héritage maternel était en jeu. L’enfant montrait déjà une prédisposition particulière pour l’art, et fut à l'âge de 10 ans en 1609 placé en apprentissage dans l’atelier de Francisco de Herrera le Vieux, un peintre impétueux n’ayant que dédain pour le style italianisant alors en vogue à Séville. Vélasquez, sans doute terrifié par les colères de son maître, ne resta avec lui qu’un an. En 1610, Vélasquez entre en apprentissage chez Francisco Pacheco, un peintre, professeur ayant sa propre Académie à Séville et censeur officiel de l'Inquisition. Le contrat établi entre le père de l'artiste et Pacheco est d'une durée de six ans. Souvent considéré comme un peintre terne, académique ou même pédant, Pacheco pouvait à l'occasion utiliser un réalisme direct, en contradiction avec le style idéaliste issu de Raphaël qu'il pratiquait[3].

C'est dans cette académie qu'il apprend les rudiments de son Art, et qu'il peut observer les évolutions littéraires et artistiques de l’époque tout en se formant aux langues, à la philosophie et à la théologie. Ses camarades d'atelier sont Alonso Cano, Juan Bautista Martinez del Mazo,

En 1617, le 14 mars Velazquez obtient sa licence de maître-peintre.

La naissance du réalisme à Séville

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie
Christ dans la maison de Marthe et Marie après la restauration de 1964, Velasquez, Huile sur toile, ca. 1618, National Gallery, Londres
Vieille femme faisant frire des œufs
1618 (100,5 x 119,5 cm)
National Gallery of Scotland, Édimbourg

Vélasquez épouse en 1618 Juana, la fille de Pacheco, son maître. Sa femme accouchait de deux filles  : Francisca, baptisée le 18 mai 1619, et Ignacia qui mourut en bas âge. Francisca devait plus tard épouser le peintre et assistant de son père Bautista del Mazo[4].

À l’aube des années 1620, la réputation de Vélasquez était déjà solidement établie à Séville. Il avait ouvert sa propre académie et avait pour élève Diego de Melgar.


Le jeune peintre s’attachait à la représentation de scènes de genres souvent à thèmes religieux, en accord avec les préceptes de son beau-père censeur de l'Inquisition. Il met en scène aussi des personnages du peuple accompagné d’objets très communs et humbles : jarres en terre cuite en usage à la campagne, oiseaux, poissons, fruits et fleurs. On peut citer des toiles au réalisme soigneux, bien qu’encore un peu rude peintes dans une pâte épaisse qui rappelle le style Zurbaran, style qui était en vogue à Séville, avec Le Christ dans la maison de Marthe et Marie[5] en 1618, L’Adoration des Mages en 1619 (Adoración de los Reyes) ou Le Christ et les Pèlerins d’Emmaüs en 1626 (Jesús y los peregrinos de Emaús). Une œuvre particulièrement remarquable de cette période est la Vieille femme faisant frire des œufs (Vieja friendo huevos en espagnol), caractérisé par de forts contrastes de luminosité, une virtuosité dans la technique du clair-obscur et son naturalisme intime et profond qui évoque la puissance du Caravage.


Le souper à Emmaüs 1620 Metropolitan Museum of Art, New York

Madrid et Philippe IV

Vélasquez se rendait à Madrid en 1622, muni d’une lettre de recommandation destinée au comte-duc Juan Fonseca, qui jouissait d’une bonne position à la cour. Il y passa plusieurs mois, avec son domestique pour seule compagnie. Le jeune peintre semble avoir fait forte impression dans la capitale espagnole, étant donné qu’il y fut rappelé dès l’année suivante par le comte-duc d'Olivares, le tout-puissant ministre du roi Philippe IV. On alla même jusqu’à lui offrir cinquante ducats, soit 175 grammes d’or, pour couvrir ses besoins. Vélasquez était cette fois accompagné de son beau-père Francisco Pacheco. L’année suivante, en 1624, il reçut du roi la somme de 300 ducats pour lui permettre de faire venir sa famille à Madrid : Vélasquez y consentit, et la capitale resta dès lors son lieu de résidence principal jusqu’à sa mort.

Portrait équestre du comte-duc d'Olivares
1634 (314 x 240 cm)
Musée du Prado, Madrid

Bien que d’un tempérament assez peu volontaire, Philippe était un véritable roi épicurien passionné de chasse, de femmes, et était par-dessus tout un grand amateur d’art, allant même jusqu'à tirer une certaine fierté de ses propres talents en poésie ou en peinture. Les historiens mettent à son crédit qu’il sut rester l’ami fidèle et dévoué de Vélasquez pendant trente-six ans. Le roi décela en effet très vite le don du jeune homme, et déclara qu’aucun autre peintre que lui ne pourrait désormais faire son portrait.

La réalisation d’un portrait équestre de Philippe IV, en 1623, marqua le début de l’engagement de Vélasquez au service du roi, ce qui lui conféra automatiquement quelques privilèges : outre son salaire mensuel de vingt ducats, il bénéficiait d’un logement de fonction, de soins médicaux à volonté et d’une rémunération complémentaire pour toutes les œuvres qu’il pourrait peindre. Le premier portrait du roi fut exposé à l’entrée du palais, où il fut admiré et commenté avec enthousiasme par les poètes de la cour. L’œuvre a malheureusement disparu, probablement à l’occasion d’un des nombreux incendies ayant ravagé les palais royaux du pays.

Portrait en pied de Philippe IV
1623 (198 x 101,5 cm)
Musée du Prado, Madrid

Le musée du Prado, toutefois, possède deux autres portraits de Philippe IV réalisés par Vélasquez et dans lesquels la rudesse de sa période de Séville s’est estompée, pour laisser la place à des tons plus délicats. Le tracé est ferme, rappelant en cela le style d’Antonio Moro, le portraitiste néerlandais de Philippe II qui exerça une si grande influence sur l’école espagnole. La même année, le prince de Galles (futur Charles Ier d'Angleterre) rendit visite à la cour d’Espagne. Des documents de l’époque indiquent qu’il posa pour Vélasquez, mais la toile a disparu. En Août 1628, ce fut au tour de Rubens de se rendre à Madrid dans le cadre d’une mission diplomatique de neuf mois. Le peintre flamand [6], au sommet de sa gloire, profita de ce second voyage[7] pour peindre le portrait du couple royal et des infantes, et copier les toiles du Titien de la collection du Roi aujourd'hui au Prado. Il accepte une commande de la part du comte-duc Olivares (les grands tableaux qui en résultèrent ornent maintenant le hall principal de Grosvenor House, à Londres). Ces quelques mois eurent sans doute un impact déterminant pour l’homme encore assez peu connu qu’était Vélasquez[8]. Selon Pacheco[9], le beau-père de Velasquez, Rubens parlait peu aux peintres de la cour, seulement avec Velasquez[10], dont il encourageait les œuvres par sa discrétion[11]. Ils visitèrent ensemble l'Escurial.

En 1627, le roi organisa un concours de peinture ouvert à tous les artistes du pays sur le thème de l’expulsion des Maures. Vélasquez remporta le premier prix, mais son tableau fut détruit par un incendie du palais en 1734. Les descriptions de l’époque indiquent que l’œuvre représentait Philippe III d'Espagne, désignant de son bâton une foule d’hommes et de femmes escortés par des soldats, tandis que l’Espagne, en femme majestueuse, assistait calmement à la scène. Ce triomphe valut à Vélasquez d’être nommé huissier à la cour du roi. On lui octroya également à dater de ce moment une somme quotidienne de douze réaux (le même montant que pour les barbiers de la cour) ainsi que 90 ducats par an pour ses frais d’habillement.

Bacchus
1628-1629 (165,5 x 227,5 cm)
Musée du Prado, Madrid

Cinq ans plus tard, Vélasquez fut gratifié de 100 ducats supplémentaires pour son Bacchus, réalisé en 1629. L’esprit et le message de cette œuvre peuvent se comprendre plus aisément d’après son titre en espagnol : Los Borrachos signifie en effet « Les Buveurs », et la toile dépeint l’hommage parodique adressé par un groupe d’ivrognes à un jeune homme à moitié nu, coiffé d’une couronne de lierre et assis sur un tonneau de vin. Le tableau, empreint d’humour et de jovialité, n’est pas sans rappeler l’atmosphère des œuvres littéraires de Cervantès. Bacchus est par ailleurs exemplaire de la façon dont Vélasquez savait tirer profit d’une étude attentive de la vie paysanne : le dessin est d’une grande assurance, et les effets d’ombre et lumière sont mieux maîtrisés que dans les précédentes œuvres de l’artiste. C’est sans doute la toile qui caractérise le mieux le style de Vélasquez dans la première partie de sa vie.

La période italienne de Vélasquez

Il est d’usage de subdiviser la carrière artistique de Vélasquez en plusieurs périodes, en se fondant notamment sur ses deux voyages en Italie : tandis que les œuvres réalisées à la suite du premier voyage correspondent à sa seconde période, celles suivant le second voyage appartiendraient à sa troisième et dernière période de créativité. Cette classification quelque peu arbitraire, sans manquer de pertinence, ne trouve cependant pas toujours à s’appliquer. Comme c’est le cas chez beaucoup de peintres, les différents styles de Vélasquez ont parfois tendance à s’entremêler à certains moments de sa vie.

Vélasquez apposait rarement sa signature sur ses portraits, et les archives royales ne fournissent une date que pour ses œuvres les plus importantes.

Premier voyage en Italie

Jacob recevant la tunique de Joseph
1630 (223 x 250 cm)
Monastère de Saint Laurent de l'Escurial

En 1629, Philippe IV finit par autoriser Vélasquez à aller séjourner en Italie, sans lui en tenir rigueur : son salaire à la cour fut en effet maintenu, et le roi lui fit don de 400 ducats, auxquels le comte-duc d'Olivares ajouta personnellement 200 ducats. Le peintre embarqua sur un navire dès le mois d’août à Barcelone. Il accomplit son voyage en compagnie du marquis de Spinola, le grand vainqueur de Breda, qui était alors en route pour prendre le commandement des troupes espagnoles à Milan. C’est sans doute au cours de cette traversée que Vélasquez apprit les détails de la reddition de Breda et que lui prit l’envie de réaliser une toile à ce sujet. Il semblerait que le peintre ait également profité du voyage pour esquisser un portrait du grand militaire. L’œuvre est aujourd’hui perdue, mais les traits du marquis de Spinola nous sont néanmoins connus grâce à un tableau d'Antoine Van Dyck.

Une fois à Venise, Vélasquez se plut à réaliser des copies de quelques scènes du Nouveau Testament peintes par Le Tintoret, en particulier la Crucifixion et le Dernier Repas, pour les envoyer au roi d'Espagne. À Rome, de même, il s’attacha à faire des dessins d’après les plus grands chefs-d’œuvre de Michel-Ange et de Raphaël. Logé à la Villa Médicis grâce aux démarches du comte de Monterrey, ambassadeur d’Espagne et beau-frère d’Olivares, Vélasquez fut toutefois contraint par une fièvre à retourner en ville pour éviter de contaminer ses hôtes.

La Forge de Vulcain
1630 (222 x 290 cm)
Musée du Prado, Madrid

C’est à ce moment qu’il peignit La Forge de Vulcain. L’œuvre représente Apollon annonçant à un Vulcain stupéfait, dépeint sous les traits d’un forgeron de village, la nouvelle de l’infidélité de Vénus, tandis que quatre hommes assistent à la scène avec curiosité. La mythologie gréco-romaine est ici traitée de la même façon que pour Bacchus : le réalisme très intimiste de la scène sert de cadre au décor typiquement espagnol d’une forge en Andalousie. Seul Apollon dénote dans l’ensemble, afin de rappeler le sujet de la toile. Bien que la conception de l’ensemble soit assez banale, la personnalité de l’œuvre reste forte grâce à la vivacité du dessin et au pouvoir expressif des visages. Le modelé des corps dénudés, en particulier, est extrêmement détaillé.

La Forge de Vulcain est en tout cas d’une qualité supérieure à l’autre peinture que Vélasquez réalisa à la même période, Jacob recevant la tunique de Joseph[réf. nécessaire], aujourd’hui conservée à l’Escurial. L’absence de toute influence italienne perceptible dans chacune de ces deux œuvres est par ailleurs assez curieuse.

Portrait de l'infante doña Maria, reine de Hongrie
1630 (59,5 x 45,5 cm)
Musée du Prado, Madrid

Le peintre mit également à profit son séjour à Rome pour réaliser deux magnifiques paysages des jardins de la villa Médicis. L'art paysagiste était assez peu répandu en Espagne, ce qui n'empêcha pas Vélasquez de démontrer ses talents dans cet autre domaine.

Le voyageur fit une halte à Naples à la fin de l'année 1630, et rencontrait son compatriote José de Ribera. Ce dernier jouissait d'une grande renommée dans la ville, qui était dirigée depuis 1504 par un vice-roi espagnol. Or l'infante doña Maria, sœur du roi Philippe IV, était justement de passage à la cour du vice-roi depuis le mois d'avril. Elle accepta de se laisser peindre par Vélasquez afin que ce dernier puisse rapporter le tableau au roi, qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps. Une fois le charmant portrait réalisé, l'infante partit le 18 décembre pour la Hongrie rejoindre son mari, l'empereur Ferdinand III, qu'elle avait épousé par procuration à Madrid. Vélasquez, sa tâche accomplie, quitta probablement Naples en même temps que l'infante, mais pour rejoindre l'Espagne.

Le retour à Madrid (période intermédiaire)

Le Prince Baltasar Carlos avec son nain
1631 (128,1 x 102 cm)
Museum of Fine Arts, Boston

De retour en Espagne, Vélasquez exécuta une longue série de portraits du jeune prince Baltasar Carlos, héritier à la couronne d’Espagne. Le premier d’entre eux, Le Prince Baltasar Carlos avec son nain, date du mois de mars 1631. Encore âgé d’à peine seize mois, Baltasar est revêtu d’un élégant costume vert foncé et brodé d’or, tenant d’une main son bâton de commandement et l’autre une épée : tout concourt dans l’équilibre du portrait à assurer sa domination symbolique. Une petite fille naine se trouve directement sur la gauche. Elle ne prête aucune attention à son hochet d’argent et semble regarder avec beaucoup d’attention un élément situé hors du cadre. Il était coutumier chez les peintres espagnols de cette époque de faire figurer des nains ou des bouffons dans leurs portraits, et Vélasquez renouera régulièrement avec cette habitude.

Dans un autre portrait plus tardif, Le Prince Baltasar Carlos au manège royal avec le comte-duc d’Olivares, l’enfant, en grand uniforme de maréchal sur son cheval, se présente déjà dans un maintien très noble et digne pour son âge. La scène se déroule à l’école d’équitation du palais : le roi et la reine assistent à la scène depuis un balcon, tandis que le comte-duc d'Olivares veille sur la monture du prince. Don Baltasar trouva la mort en 1646 à l’âge de dix-sept ans : à en juger par son âge sur le portrait, ce dernier fut sans doute réalisé vers 1641.

Le puissant ministre Olivares fut dès l’origine un protecteur fidèle et efficace de Vélasquez. Les traits sombres et impassibles de son visage nous sont bien connus grâce aux nombreux portraits réalisés par le peintre. Parmi eux, deux sont particulièrement réussis : sur le premier, le comte-duc, représenté en pied, pose très officiellement et arbore la croix verte de l’Alcantara. Le second (voir ci-dessus) est un grand portrait équestre dépeignant Olivares de manière assez flatteuse comme un maréchal en pleine bataille. Ces deux portraits illustrent la gratitude de Vélasquez envers celui qui fut son premier protecteur : le peintre n’abandonna d’ailleurs pas Olivares après sa disgrâce, au risque de s’attirer la colère et la jalousie de Philippe. Mais le roi ne semble pas en avoir tenu rigueur à son artiste favori.

Quant à la célèbre Reddition de Breda, réalisée à la même époque, l’inspiration en vint à Vélasquez suite à son voyage en compagnie du marquis de Spinola, qui avait soumis cette ville hollandaise quelques années auparavant. Ce chef-d’œuvre illustre l’échange de la clé de la ville entre soldats néerlandais et espagnols. On perçoit l’influence du Greco dans la manière de diviser le tableau en deux côtés pratiquement autonomes l’un par rapport à l’autre. La reddition de Breda était l’une des douze peintures destinées à l’ornement du grand salon d’apparat du tout nouveau palais royal de Madrid, le Buen Retiro. Chacun des douze tableaux, réalisés par Vélasquez ou d’autres artistes, devait représenter l’une des douze grandes victoires remportées par les armées de Philippe IV depuis le début de son règne, en 1621, jusqu’en 1633. L’œuvre de Vélasquez met l’accent sur la soumission totale du représentant des Néerlandais, ainsi que sur la magnanimité généreuse et bienveillante du marquis de Spinola, la supériorité militaire espagnole étant symbolisée par l’impressionnante nuée de lances en arrière-plan.

Vélasquez s’attachait en toute circonstance à rester dans l’entourage immédiat de Philippe IV, en l’accompagnant par exemple lors de ses voyages en Aragon en 1642 et 1644. Sa présence, de même, ne fait aucun doute lorsque le roi pénétra en conquérant dans la ville de Lérida. C’est à cette occasion qu’il réalisa un grand portrait équestre de son souverain, dans lequel ce dernier est représenté comme un courageux commandant menant ses troupes au combat – un rôle que Philippe n’exerça jamais dans la réalité. Tous les éléments de la toile semblent en plein mouvement, à l’exception des traits sévères du roi lui-même. Le tableau peut être considéré comme le pendant du grand portrait équestre d’Olivares, et rivalise d’élégance avec le portrait similaire de Charles Quint réalisé par le Titien. C’est précisément cette célèbre œuvre qui incita Vélasquez à se surpasser : à un siècle de distance, les deux portraits brillent chacun par leurs teintes argentées et par le réalisme des décors en plein air.

Vélasquez, comme de coutume, avait peint le roi revêtu d’un golilla, c’est-à-dire d’un col blanc très raide s’érigeant en angles droits depuis le cou. Cette tenue avait été inventée par Philippe IV en personne, si fier de sa trouvaille qu’il la célébra par un festival suivi d’une procession vers l’église, où il adressa ses remerciements à Dieu pour la bénédiction dont il avait été la faveur. Le golilla s’imposa donc vite comme une mode incontournable à la cour, et cet élément vestimentaire apparaît dans la plupart des portraits masculins de l’époque.

Les portraits peints par Vélasquez

De la famille royale aux « petites gens »

La Dame à l'éventail
Vers 1635 (95 x 70 cm)
Wallace collection, Hertford House, Londres

Bien au-delà des quelque quarante portraits de Philippe IV, Vélasquez loua ses talents à d’autres membres de la famille royale. C’est notamment le cas de la première femme de Philippe, Élisabeth de France, et de ses enfants, en particulier l’aîné Baltasar Carlos (cf. supra), dont il existe un superbe portrait en pied dans une pièce privée du palais de Buckingham. D’autres personnes de rang plus commun sont passées par l'atelier de l’artiste, notamment des cavaliers, des soldats, des ecclésiastiques ou encore des poètes de la cour. Tous, s’ils ont été oubliés par l’histoire, n’en ont pas moins survécu dans les mémoires grâce au pinceau du peintre. Il n’est pas jusqu’au fidèle « esclave » de Vélasquez, Juan de Pareja, qui n’ait eu droit à un magnifique portrait (voir ci-dessus), ce qui montre la grande estime dans laquelle le tenait son maître. C’est à l’occasion de son second séjour à Rome en 1650 que Vélasquez peignit le portrait de Juan. L’œuvre, peut-être réalisée en guise d’entraînement avant de s’attaquer au portrait du pape Innocent X (voir ci-dessous), parvient à saisir en détail à la fois la contenance très digne de Pareja et ses vêtements quelque peu rapiécés. Il s’agit de l’un des meilleurs portraits jamais produits par le peintre.

Contrairement à la tradition italienne, les Espagnols de l’époque montraient une certaine réticence à immortaliser les traits de leurs plus belles femmes : les reines et les infantes étaient certes fréquemment peintes et admirées, mais une telle faveur était beaucoup plus rarement accordée aux simples dames de la haute société. On ne peut que se perdre en conjectures sur l’identité de la séduisante Dame à l’éventail, dont le portrait fait aujourd'hui la fierté de la collection Wallace à Londres.

Portrait d'un nain tenant un volume sur ses genoux
Vers 1645 (106 x 82,5 cm)
Musée du Prado, Madrid

Nains et bouffons

Si assez peu d’Espagnoles accédaient à l’atelier de Vélasquez, il en allait différemment des nains et des bouffons de la cour. Ces êtres difformes et souffrant souvent d’un handicap mental arrivent à susciter une grande sympathie, voire une certaine compassion sous le pinceau de l'artiste, lequel les traite avec douceur et gentillesse en faisant ressortir de façon saisissante leur profonde humanité. C’est particulièrement vrai du Portrait d’un nain tenant un volume sur ses genoux : l’intelligence des traits du personnage, de même que l’énorme livre et la bouteille d’encre à ses côtés montrent à quel point l’homme est plus sage et cultivé que la plupart des galants de la cour, contrairement à ce que laisseraient supposer les apparences. Pendant longtemps, cependant, les commentateurs n’ont vu dans ce tableau qu’une plaisanterie de Vélasquez. Le peintre, pensaient-ils, se serait simplement amusé à représenter un nain « déguisé en philosophe en train d’étudier », sans que cela corresponde à l’intelligence réelle du modèle. Ce n’est qu’en 1872 que fut émise l’hypothèse selon laquelle l’homme en question pourrait être don Diego de Acedo, surnommé El Primo en raison de son statut de favori auprès du roi Philippe IV. L’atmosphère raffinée et cultivée dans laquelle baigne le portrait, dans ces conditions, se révèlerait donc parfaitement sérieuse et justifiée.

D’autres œuvres telles que le Portrait du bouffon Pablo de Valladolid (1637), où le sujet est dépeint en pleine déclamation, ou encore le Portrait du nain Francisco Lezcano (1645) appartiennent à la même veine.

Mais la représentation de nain le plus célèbre de Vélasquez est probablement le Portrait d’un nain assis à terre. L’homme, dont on sait d’après les archives royales qu’il se nommait don Sebastián de Morra, est dépeint dans une posture intéressante à plus d’un titre. Ce nain barbu, revêtu d’un costume aux teintes très vives de vert et de rouge, offre un contraste frappant avec un arrière-plan plutôt sombre, mettant ainsi en valeur le caractère lunatique apparemment bien connu du personnage. L’impression de petitesse est fortement renforcée par le jeu de la perspective, qui ne présente qu’une vue très raccourcie des jambes, sans compter l’aspect singulier des pieds redressés vers le haut. La sensualité et la virilité qui s’expriment dans les traits du visage, propres à un homme de taille normale, n’en sont que davantage mises en valeur.

La Crucifixion
Vers 1632 (250 x 170 cm)
Musée du Prado, Madrid

Peintures religieuses

La plus importante des peintures religieuses de Vélasquez a été réalisée à la même époque : La Crucifixion (ou Le Christ crucifié), malgré son thème assez conventionnel, dépeint la mort du Christ avec une originalité exceptionnelle. La tête de Jésus, inerte, repose sur sa poitrine, et ses cheveux en désordre cachent une partie de son visage. L’arrière-plan, d’un noir uniforme, laisse ressortir le fait que le Christ est absolument seul. L’œuvre avait autrefois été allongée afin de pouvoir être insérée dans l'oratoire d'une chapelle. Cette addition a depuis été supprimée.

Il ne faut pas négliger que le fait d'être attaché si tôt à la cour du roi d'Espagne est non seulement une chance pour le peintre quant à sa formidable ascension sociale (il a été anobli à la fin de sa vie), mais également pour son indépendance vis-à-vis des ordres religieux, qui l'auraient dans le cas contraire inondé de leurs commandes religieuses.

Le beau-fils de Vélasquez, Bautista del Mazo, lui avait succédé dans ses fonctions d’huissier en 1634 et gravissait lui aussi très rapidement les échelons de la maison royale. Il touchait pour ses peintures, dès 1640, une pension annuelle de 500 ducats, élevée à 700 ducats en 1648. Il fut par ailleurs nommé inspecteur des travaux du palais en 1647.

Quant à Vélasquez lui-même, il était désormais appelé par d’autres tâches : le roi lui confia le projet longuement mûri de fonder une académie des beaux-arts en Espagne. Déjà riche en peintures, le pays souffrait en revanche d’un manque de statues, et Vélasquez fut envoyé une nouvelle fois en Italie pour y effectuer des acquisitions.

Second voyage en Italie

Portrait du Pape Innocent X
1650 (140 x 120 cm)
Galerie Doria-Pamphilj, Rome

Accompagné de son assistant mulâtre et esclave Juan de Pareja, auquel il avait enseigné les subtilités de la peinture, Vélasquez embarqua sur un navire à Málaga en 1649. Il prit pied à Gênes, avant de poursuivre son voyage à Milan et Venise, achetant au passage des toiles du Titien, du Tintoret ou de Véronèse. À Modène, le peintre fut reçu avec beaucoup de chaleur par le duc : il s’y attarda quelque peu pour réaliser le portrait de son hôte et deux autres tableaux, conservés depuis 1746 à Dresde, en Allemagne.

Ces œuvres, par leur facture, annoncent la troisième et dernière période stylistique du peintre. Il en va de même du grand portrait du pape Innocent X, exposé à la Galerie Doria-Pamphilj de Rome, ville où Vélasquez se rendit ensuite. Le chef spirituel de la chrétienté l’accueillit avec une faveur très marquée, en lui faisant par exemple don d’une médaille et d’une chaîne en or. Vélasquez prit soin de faire une copie du portrait pour être en mesure d'en ramener un exemplaire en Espagne. À l’heure actuelle, on dénombre plusieurs copies réparties dans différents musées : certaines sont des études établies à partir de l’original, tandis que d’autres sont des répliques réalisées pour Philippe IV. C’est dans le Portrait d’Innocent X que Vélasquez semble atteindre pour la première fois la manera abreviada, terme inventé par les Espagnols de l’époque pour caractériser ce style audacieux et tranché. Le portrait reproduit l’expression du visage d’Innocent X avec une telle vérité que certains au Vatican craignirent même que le pape n'en soit indisposé. Mais ce dernier, au contraire, se montra enchanté du résultat, et suspendit le tableau dans l’antichambre où devaient attendre ses visiteurs.

Vélasquez est élu membre de l'Académie Saint-Luc de Rome. Il affranchit Juan de Pareja.

Joshua Reynolds, portraitiste anglais du XVIIIe siècle, alla jusqu’à déclarer que l’œuvre était la plus belle peinture qui se puisse trouver à Rome. Au XXe siècle, le peintre Francis Bacon, de son propre aveu obsédé par cette œuvre, s’en inspirerait pour imaginer une série de toiles qui sont une variation expressionniste où le pape hurle sa colère et sa violence. Dans la toile intitulée Figure with Meat (1954), le pape est représenté entre deux moitiés d’une vache coupée en deux !

Retour en Espagne (période tardive)

Portrait de l'infante Marguerite
1659 (127 x 107 cm)
Kunsthistorisches Museum, Vienne

Le roi Philippe IV, cependant, se languissait de son peintre favori : après un court passage à Naples où il put rendre visite à son vieil ami José de Ribera, Vélasquez retourna donc en Espagne via Barcelone en 1651. Il emportait avec lui de nombreuses peintures et plus de trois cents statues, toutes destinées à être arrangées à la convenance du roi. Les statues de nu, que l’Église espagnole avait en horreur, disparurent progressivement après le décès de Philippe. Élisabeth de France était morte en 1644, et le roi avait épousé Marie-Anne d'Autriche, qui fut à son tour fréquemment peinte par Vélasquez. Mais le peintre avait parallèlement reçu le titre d’aposentador major, qui lui confiait la responsabilité de la bonne tenue des quartiers occupé par la cour. Cette charge lourde n’avait rien d’honorifique, et allait dès lors interférer avec ses activités artistiques. Pourtant, bien loin de décliner en qualité, les œuvres de cette période constituent les plus beaux exemples de son style.

L’Espagne comptait alors essentiellement deux mécènes, à savoir l’Église catholique romaine et Philippe IV lui-même. Bartolomé Esteban Murillo était l’artiste de prédilection des ecclésiastiques, tandis que Vélasquez était soutenu par la cour. Les différences entre les deux hommes sont considérables : alors que Murillo, après une vie de labeur au service d’une Église pourtant riche et puissante, mourut avec à peine de quoi financer son enterrement, Vélasquez vécut et s’éteignit dans les fastes de la vie courtisane.

Les Ménines

Article détaillé : Les Ménines.

L’une des infantes, Marguerite, la fille aînée de la nouvelle reine, est le sujet de Les Ménines (Las Meninas en espagnol). Il s’agit probablement du chef d’œuvre de Vélasquez. Réalisé quatre ans avant sa mort, le tableau se fait à lui seul l’ambassadeur du courant baroque tout entier. L’œuvre a été portée aux nues dès sa création : Luca Giordano, un peintre italien de l’époque, le qualifia de « théologie de la peinture ». Quant à l’Anglais Thomas Lawrence, il vit en la capacité du tableau de produire très exactement l’effet désiré l’objet même de la « philosophie de l’art ».

Les Ménines
1656-1657 (318 x 276 cm)
Musée du Prado, Madrid
Auto-portrait de Vélasquez dans Les Ménines (détail)

L’œuvre a été interprétée de diverses manières.

Michel Foucault, dans Les Mots et les choses, fait une analyse magistrale de ce tableau. Le spectateur est peu à peu amené à réaliser qu'à l'arrière-plan, parmi les portraits couvrant le pan du mur, l'un d'eux a un reflet étrange, qui fait penser à un miroir. Il comprend alors que le couple royal s'y reflète. Puis le regard revient vers le devant de la scène, vers Vélasquez en train de peindre (son pinceau vient de quitter la toile). Il ressort de cette disposition que le peintre s'est représenté en pleine réalisation d'un portrait du couple royal, dans un remarquable exemple de mise en abyme. Le regard de l'artiste va d'ailleurs au-delà du cadre du tableau, car il fixe le roi et la reine qui se trouvent plus loin, à la place même de la personne contemplant l'œuvre. Le peintre croise alors le regard du spectateur qui regarde la toile, et qui, au moment même de cet échange de regards, devient lui-même, un instant, le modèle du tableau.

Pour l'écrivain Elisabeth Borton de Treviño dans le postface de son roman, Je suis Juan de Pareja, ce serait le roi guidé de la main de Juan de Pareja, qui aurait peint la croix.

Certains chroniqueurs ont affirmé que Philippe IV, après s'être extasié sur le tableau, aurait peint lui-même sur la poitrine de Vélasquez la croix rouge de l’ordre de Santiago, légende reconnue depuis comme fausse, étant donné que Vélasquez ne reçut cette éminente distinction de chevalerie que trois ans après l’exécution du tableau[12]. Même le roi d’Espagne, en effet, ne pouvait adouber son favori sans l’accord de la commission spéciale chargée de vérifier la pureté généalogique de l’intéressé. L’objectif de cette enquête était d’éviter la promotion sociale de toute personne se révélant avoir des traces de sang juif ou maure dans les veines, autrement dit ne possédant pas la fameuse limpieza de sangre. Il fallait, de même, qu’aucune des deux branches de la famille n’ait pratiqué le commerce ou l'artisanat sur plusieurs générations. Les documents produits par la commission ont été retrouvés parmi les archives de l’Ordre de Santiago[13]. Vélasquez fut finalement accepté en 1659 : malgré son activité, on ne pouvait de fait le considérer comme un marchand, puisque son statut de peintre officiel du roi le dispensait à l’évidence de vendre ses peintures.

Vénus à son miroir

Article détaillé : Vénus à son miroir.
Vénus à son miroir
Vers 1644-1648 (122,5 x 177 cm)
The Trustees of the National Gallery, Londres

Sans le crédit que Vélasquez gagnait à voir son adhésion ainsi envisagée dans l'Ordre de Santiago, il n’aurait probablement pas échappé à la censure de l’Inquisition espagnole à propos de la superbe Vénus à son miroir. Il s’agit du seul nu féminin du peintre ayant pu parvenir jusqu’à nous. Sa date de composition prête néanmoins à débat : jusqu’à récemment, les spécialistes étaient d’accord pour situer le tableau vers la fin de la décennie 1650, c’est-à-dire au crépuscule de la carrière de Vélasquez. Cette hypothèse a été mise à mal suite à la découverte de l’inventaire d’une collection privée remontant au 1er juin 1651, et citant nommément Vénus à son miroir. Cet indice inattendu fait remonter la création du tableau jusqu’à la période précédant le second voyage de l’artiste en Italie, probablement entre 1644 et 1648. Toutefois, le style pleinement abouti de ce chef-d’œuvre justifie toujours son classement parmi les travaux les plus tardifs du peintre.

Vénus à son miroir, plus encore que les autres peintures de Vélasquez, a subi les rigueurs du temps. Au-delà des classiques déchirures ou frottements, le tableau a par exemple été vandalisé à coups de couteau en 1914 par une suffragette militante. Par ailleurs, une restauration un peu brutale de l’œuvre, intervenue en 1965, a profondément altéré certaines teintes originelles du dessin, comme le gris initial de la couche sur laquelle repose Vénus, aujourd’hui très nettement bleue.

Arachné
Vers 1644 (64 x 58 cm)
Meadows Museum, Dallas

Mais cela n’enlève en rien son intérêt au tableau, dont tous les éléments semblent converger pour conférer à la scène une puissante charge érotique : la vivacité exubérante des coloris, qu’il s’agisse du rouge vif des rideaux, du bleu de la ceinture de Cupidon ou des tonalités pâles et laiteuses de la peau de la déesse, se conjuguent avec la parfaite fluidité et féminité des lignes du corps allongé, dans une atmosphère de sensualité rare pour l’époque. L'œuvre a souvent intrigué du fait que le visage reflété dans le miroir semble appartenir à une femme nettement plus âgée. Pour certains, il s'agit d'une allusion à la vanité et à la brièveté de toute beauté. D'autres n'y voient que les effets d'une mauvaise restauration par un peintre ultérieur.

Les commentateurs ont relevé plusieurs similitudes stylistiques avec d’autres œuvres de Vélasquez remontant à la même époque, en particulier la représentation d'Arachné. Sans avoir la luxuriance de Vénus à son miroir, la jeune Arachné est dépeinte avec une grande sensibilité, tant dans le modelé de sa silhouette que dans les effets de transparence vaporeuse de son habit. Dans chacun des deux tableaux, Vélasquez se sert avec habileté du prétexte de la mythologie gréco-romaine pour exprimer son idée de la beauté d’une jeune femme.

Les Fileuses

Article détaillé : Les Fileuses.
Les Fileuses
Vers 1657 (167 x 252 cm)
Musée du Prado, Madrid

L’une des dernières œuvres de l’artiste, La Légende d’Arachné, plus communément appelée Les Fileuses (Las hilanderas en espagnol), fut achevée aux alentours de l’année 1657. La toile représente l’intérieur d’une fabrique royale de tapisseries. Au premier plan cinq fileuses font tourner les rouets et travaillent. L'une d'elle ouvre le rideau rouge d'une manière théâtrale faisant rentrer la lumière sur la gauche. Au mur à droite des pelotes de laines sont accrochées. Au second plan dans une autre salle quatre femmes conversent avec un personnage en arme devant une tapisserie accrochée au mur d'après "L'Enlèvement d'Europe" du Titien au fond. Le tableau, rempli de lumière, d’air et de mouvement, arbore des couleurs chatoyantes et semble avoir fait l’objet de soins considérables de la part de Vélasquez. Comme l’a montré Raphaël Mengs, cette œuvre paraît ne pas être le fruit d’un travail manuel, mais d’une pure volonté abstraite. Elle concentre tout le savoir-faire artistique accumulé par le peintre au cours de sa longue carrière de quarante années. Le plan en est pourtant relativement simple, et repose sur une combinaison variée de teintes rouges, vertes bleutées, grises et noires.


En 1660, la signature d’un traité de paix longtemps attendu entre la France et l’Espagne fut scellé par le mariage de l’infante Marie-Thérèse avec Louis XIV. La cérémonie devait se dérouler sur l’île aux Faisans, un petit îlot marécageux de la Bidassoa. Vélasquez fut chargé de la décoration du pavillon espagnol et de tous les arrangements esthétiques. Le peintre semble avoir frappé l’ensemble des invités par la splendeur du costume qu’il arbora le jour des festivités. Il reprit la route de Madrid le 26 juin, mais fut frappé d’une fièvre le 31 juillet. Sentant sa fin approcher, il rédigea ses dernières volontés, faisant de son épouse et de son meilleur ami Fuensalida, gardien des archives royales, ses seuls exécuteurs testamentaires. Diego Vélasquez s’éteignit le 6 août 1660, et fut enterré dans le caveau Fuensalida de l’église San Juan. En l’espace d’à peine huit jours, sa femme le rejoignit dans la mort. L’église, malheureusement, fut détruite par l’armée napoléonienne en 1811, si bien que le lieu précis du caveau est aujourd’hui inconnu. Les nombreuses dettes accumulées par Vélasquez alimentèrent les tensions entre la famille du peintre et le Trésor espagnol jusqu’en 1666, avant que la mort de Philippe IV ne fasse finalement oublier le litige.


Attributions/Désattributions

Portrait du bouffon Antonio l'Anglais
Ce portrait est actuellement attribué suivant les historiens comme étant soit de Vélasquez, de del Mazo ou de Juan Carreño de Miranda.


De nombreux tableaux attribués à une époque à Velasquez sont aujourd’hui attribués à son atelier, à son gendre Martinez Del Mazo ou à son esclave Juan de Pareja, ou même à des anonymes. Ainsi, le Soldat Mort (National Gallery Londres) dont Manet s’est inspiré pour son torero mort[14] a été attribué à un peintre anonyme italien du XVIIe siècle[15]. Le portrait de l’infante Marguerite d’Autriche est attribué actuellement à del Mazo[16] tout comme Le groupe d’hommes dit des 13 hommes[17] ou la vue de Zaragosse du Prado. Le portrait de Gaspard de Guzmann à cheval du Prado, Madrid est de Vélasquez, la version au format plus carré de la Alte Pinacothek de Munich est attribuée à del Mazo, tandis que la version du Met (New York) est attribué à Velasquez bien que discutée[18]. Le portrait de l’infante Marie-Thérése (Met) attribué à Vélasquez pendant tout le XIXe siècle, est attribué à del Mazo depuis 1909[19].

D’autres tableaux sont réattribués à Vélasquez comme la copie des Ménines de Londres, qui de copie attribuée à del Mazo est devenue première version des Ménines par Velasquez, ou le portrait d’homme du Met reattribué en Novembre 2010[20]




Adaptations modernes

XIXe siècle

Jusqu’au XIXe siècle, les œuvres de Diego Vélasquez sont restées assez peu connues en dehors de l’Espagne. Il fallut ainsi attendre l'initiative de Goya, en 1778, pour que les tableaux du maître contenus dans les collections royales soient enfin gravés. Beaucoup de ses peintures sortirent néanmoins du pays à l’occasion des guerres napoléoniennes, emportées par des officiers français amateurs d’art, et circulèrent dès lors à travers l’Europe. En 1828, David Wilkie, en visite à Madrid, écrivait qu’il se sentait en présence d’une nouvelle puissance artistique lorsqu’il contemplait les toiles de Vélasquez, chez qui il pouvait déceler des affinités avec certains portraitistes britanniques comme Henry Raeburn. L’artiste fut notamment frappé par l’impression de modernisme se dégageant des œuvres du peintre espagnol, qu’il s’agisse des portraits ou des paysages.

Depuis, la technique et la personnalité inimitable de son style ont valu à Vélasquez une place de choix dans l’histoire de l'art européenne. On le considère souvent comme le père de l’école espagnole de peinture. Bien que très lié avec toutes les écoles italiennes et les plus grands artistes de son temps, Vélasquez a su résister aux influences extérieures et développer son propre genre stylistique.

Vélasquez a été en peinture l’un des modèles prédominants d’Édouard Manet, ce qui n’est pas anodin si l’on sait que ce dernier opère la jonction entre le réalisme et l’impressionnisme. Le qualifiant souvent de « peintre des peintres », Manet admirait chez son illustre prédécesseur le recours à des coloris très vifs, qui distinguent particulièrement Vélasquez de ses contemporains, plus attachés à un baroque assez académique. L'influence de Vélasquez se retrouve par exemple dans Le Joueur de fifre, où Manet s'inspire ouvertement des portraits de nains et de bouffons réalisés par le peintre espagnol[21].

XXe siècle

L’étape essentielle que constitue Vélasquez dans l’histoire de l'art est perceptible jusqu’à nos jours, à travers la façon dont les peintres du XXe siècle ont jugé son œuvre. C’est Pablo Picasso qui a présenté à son compatriote l’hommage le plus visible, lorsqu’il recomposa entièrement Les Ménines en 1957 dans son style cubiste si caractéristique, tout en conservant avec précision la position originale des personnages. Bien que Picasso ait craint qu’une telle œuvre ne soit considérée que comme une copie, ce travail d’une ampleur considérable (il s’agissait de sa plus grande toile depuis Guernica en 1937) fut très vite reconnu et apprécié par les milieux artistiques espagnols.

En 1953, Francis Bacon peint sa célèbre série Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez.

Salvador Dalí, voulant célébrer le tricentenaire de la mort de Vélasquez, réalise en 1958 une œuvre intitulée Vélasquez peignant l’infante Marguerite. L’usage des couleurs fait clairement référence au style du grand peintre. Tant cette toile que celles de Picasso ou Bacon eurent non seulement pour effet de raviver l’intérêt autour de Vélasquez, mais aussi de stimuler l’apparition de nouvelles théories et écoles artistiques, comme par exemple le mysticisme nucléaire dans le cas de Dalí[réf. nécessaire].

En 1965, le film de Jean-Luc Godard Pierrot le fou s'ouvre sur une séquence d'une dizaine de minutes ou Ferdinand/Pierrot joué par Jean-Paul Belmondo lit à une petite fille le texte de Elie Faure consacré à Velasquez[22], à l'absence de formes définies, à l'espace de lumière et de couleurs dans l'œuvre ultime de Velasquez. Texte qui explique par Vélasquez la naissance de l'Abstraction.

Voir aussi

Bibliographie

  • Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 14, éditions Gründ, janvier 1999, 13440 p. (ISBN 2700030249), p. 93-95 
  • Pacheco, El Arte de la Pintura, 1949, éditions Cathédra, 2001, Madrid

Catalogues d’exposition

  • 1966 : Dans la lumière de Vermeer, Paris, musée de l'Orangerie, 24 septembre - 28 novembre 1966 (Dans le parc de la villa Médicis, Madrid, musée du Prado)

Sources de l'article

  • Janine Baticle, Velázquez : peintre hidalgo, Gallimard, coll. « Découvertes-Peinture », 1989 (ISBN 2070530930).
  • Yves Bottineau, Vélasquez, Citadelle & Mazenot, coll. « Les Phares », 1998 (ISBN 2850881104).
  • Jonathan Brown, Velázquez, Fayard, 1988 (ISBN 2213022186).
  • José López-Rey, Velázquez - Catalogue raisonné, Taschen, 2003 (ISBN 3822808016).
  • Maurizio Marini, Velázquez, Gallimard, coll. « Maîtres de l'art », 1998 (ISBN 2070115852).
  • Norbert Wolf, Diego Velázquez, 1599-1660, Taschen, 2003 (ISBN 3822869848)

Notes et références

  1. Vélasquez a été successivement huissier de la Chambre, officier de la Garde-Robe (conservateur des collections du Roi), surintendant des Travaux Royaux (surveillance des travaux d'architectures), intendant des travaux de la salle octogonale du Palais Royal, Aposentador Mayor (chargé d'accompagner et d'organiser les déplacements royaux)
  2. (es) Justi, Carl. Velázquez y su siglo. Madrid, Ediciones Istmo, 1999. (ISBN 84-7090-364-0), p.119
  3. Franscisco Pacheco El Arte de la Pintura
  4. (es)Corti, Raffaella. Los genios de la pintura: Velázquez. Madrid, SARPE, 1979. (ISBN 84-7291-119-5), p.11
  5. Cf. Jean-Louis Chrétien, Guy Lafon, Etienne JoletMarthe et Marie, , Paris, Desclée de Brouwer, 2002 (ISBN 2-220-05060-2) pour un commentaire de ce tableau.
  6. Rubens a alors 50 ans
  7. Le premier voyage a lieu en 1603
  8. Une littérature hagiographique fait de cette rencontre la reconnaissance par Rubens, du génie de Velasquez
  9. in el Arte de la Pintura, 1649
  10. il existe en effet une gravure de Rubens, portrait du Comte-Duc gravé par Pablo Pontius de 1625-1626, (donc antérieure a la visite de Rubens à Madrid), qui porte la mention," d'aprés le modèle de Velasquez, Rubens l'a embellie et signée, Pontius l'a gravée" (Ex Archetypo Velasquez. P.P. Rubenis ornavit et dedicavit. L.M.Pontius Sculp.)
  11. "y favorecio sus obras por su modestia" in Arte de la Pintura, p 202, ed Cathedra, 2001
  12. Saint-Paulien, Vélasquez et son temps, Paris, A. Fayard, 1961, 275 pages, p. 211.
  13. En particulier la lettre d'Alonso Cano qui certifie que Velasquez n'a jamais pratiqué le métier de peintre
  14. in Manet -Velazquez, la manière espagnole au XIXe siècle, rmn orsay 2003
  15. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/great-works/a-dead-soldier-17th-century-anonymous-italian-1673117.html (2009)
  16. http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-infanta-margarita-de-austria/?no_cache=1
  17. Manet -Velazquez, la manière espagnole au XIXe siècle, rmn orsay
  18. http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/all/don_gaspar_de_guzman_1587_1645_count_duke_of_olivares_velazquez_diego_rodriguez_de_silva_y_velazquez/objectview.aspx?page=1&sort=6&sortdir=asc&keyword=velazquez&fp=1&dd1=0&dd2=0&vw=1&collID=0&oID=110002321&vT=1&hi=0&ov=0
  19. http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/collection_database/european_paintings/maria_teresa_1638_1683_infanta_of_spain_juan_bautista_martinez_del_mazo//objectview.aspx?OID=110001492&collID=11&dd1=11
  20. http://www.metmuseum.org/press_room/full_release.asp?prid=%7B7D079136-AC98-4AD7-A593-7E6D490124E2%7D
  21. voir cat Manet Velasquez la manière espagnole au XIXe siècle, musée d'Orsay 2003
  22. extrait de l'Histoire de l'Art de Elie Faure

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Diego Vélasquez de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Diego Velasquez — Diego Vélasquez Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie). Diego Vélasquez …   Wikipédia en Français

  • Diego Velásquez — Diego Vélasquez Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie). Diego Vélasquez …   Wikipédia en Français

  • Diego Velasquez — Selbstportrait, zugeschrieben (?), um 1630; Museo Capitolini, Rom Die königliche Familie, genannt: Las Meninas, 1656, Öl auf Leinwand; Pr …   Deutsch Wikipedia

  • Diego Velásquez — Selbstportrait, zugeschrieben (?), um 1630; Museo Capitolini, Rom Die königliche Familie, genannt: Las Meninas, 1656, Öl auf Leinwand; Pr …   Deutsch Wikipedia

  • Diego Velasquez — (c1460 c1524) Spanish conquistador and first governor of Cuba; (1599 1660), Spanish master painter, court painter for Philip IV …   English contemporary dictionary

  • Liste des tableaux de Diego Vélasquez — Article principal : Diego Vélasquez. Liste des tableaux de Diego Vélasquez. Sommaire 1 Élaboration de cette liste 2 Œuvres exécutées totalement ou partiellement par Velázquez 2.1 …   Wikipédia en Français

  • Immaculée Conception (Diego Vélasquez) — Pour les articles homonymes, voir Immaculée conception (homonymie). Immaculée Conception …   Wikipédia en Français

  • Diego Rodriguez Da Silva Velasquez — Diego Vélasquez Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie). Diego Vélasquez …   Wikipédia en Français

  • Diego Rodriguez de Silva y Velázquez — Diego Vélasquez Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie). Diego Vélasquez …   Wikipédia en Français

  • Diego Rodríguez de Silva y Velázquez — Diego Vélasquez Pour les articles homonymes, voir Vélasquez (homonymie). Diego Vélasquez …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”