- Madrigal
-
Pour l’article homonyme, voir Madrigal (forme poétique).
Le madrigal est une forme ancienne de musique vocale qui s'est développée au cours de la Renaissance et au début de la période baroque (XVIe - début XVII).
Pour le 'madrigal du XIVe siècle qui n'a aucun rapport avec le madrigal de la Renaissance :
Article détaillé : Madrigal du Trecento.Sommaire
Les caractéristiques
C'est essentiellement une forme polyphonique vocale, non accompagnée par des instruments[1], avec un nombre de voix allant de 2 à 8 (plus fréquemment entre 3 et 5). Contrairement aux musiques strophiques de ce temps, la plupart des madrigaux sont composés sur des poèmes de qualité, sans répétition strophique, ni refrain. Ils s'adaptent au sens du texte et expriment au mieux les sentiments de chaque vers par des procédés de musique descriptive.
Les premiers exemples du genre datent des années 1520. Bien que le centre principal de la production reste l'Italie, des madrigaux sont également composés en Angleterre et en Allemagne vers la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe.
Le madrigal est une lente évolution des formes populaires, notamment de la frottole et de ses formes dérivées le strambotto et la barzellette, enrichies par le style du motet où toutes les voix prennent une importance égale[2]. Elle est favorisée par l'émergence d'une poésie en langue italienne de qualité. Mais le madrigal subit aussi l'influence des chansons françaises et du style polyphonique du motet importé en Italie par les compositeurs franco-flamands installés dans la péninsule.
Le madrigal est, avec le lied allemand et la chanson française, la plus importante forme de musique profane de la Renaissance[3]. Il atteint son apogée dans la seconde moitié du XVIe siècle, puis décline au début du XVIIe quand d'autres formes, tel le solo vocal, deviennent populaires. Après 1630, il se fond dans la cantate, le duo, et le madrigal solo est remplacé par l'aria sous l'influence de l'opéra naissant[4].
Enfin le madrigal achève d'établir le système tonal[5] et le théoricien Zarlino fixe en 1558 les règles de l'accord parfait majeur et mineur.
Le contexte
Au début du XVIe siècle, l'humanisme concourt à l'émergence d'une nouvelle forme de musique. Les hommes de la Renaissance s'émancipent de l'Église et les musiciens apportent à l'expression des sentiments profanes la même attention qu'ils réservaient aux sentiments religieux[6].
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :
En premier lieu, l'intérêt renouvelé des poésies en langue italienne sous l'influence des théories (vers 1505) de Pietro Bembo, cardinal humaniste, et grâce au mécénat de la marquise de Mantoue, Isabelle d'Este[7] met au goût du jour les poèmes de Pétrarque et de ses imitateurs. Bembo insiste sur la sonorité et la place des mots dans les vers, sur le raffinement du texte qui doit aborder des sujets plus sérieux et une forme plus libre.
En second lieu, l'Italie accueille de plus en plus les compositeurs franco-flamands attirés par le développement culturel au sein de l'Église catholique, et par l'opportunité d'obtenir des charges dans les cours aristocratiques ou dans les institutions ecclésiastiques. Ces compositeurs sont des maîtres en matière de style polyphonique approprié à la musique sacrée, mais aussi en matière de chansons profanes, très différents des genres italiens plus simples[4]. Pour certains, le madrigal est alors une réaction du sentiment national face aux spéculations de la musique savante[8].
Enfin, l'invention de l'imprimerie au siècle précédent et l'édition imprimée des premières partitions de musique participent au changement du goût littéraire et musical[9], et à sa diffusion dans toute l'Europe et auprès d'autres milieux sociaux.
L'historique
Les débuts
Les premiers madrigaux sont l'œuvre de Florentins ou Franco-Flamands au service des Medicis. Vers 1520 paraît un recueil de Bernardo Pisano Musica di messer Bernardo Pisano sopra le canzone del Petrarcha. C'est le premier recueil imprimé comprenant les seules œuvres d'un même compositeur. Il s'agit de compositions sur des textes de Pétrarque[10] dont certaines conservent quelques caractères de la frottole. Mais l'abandon des schémas strophiques et des répétitions symétriques, l'enchaînement mélodique des phrases, la présence d'un contrepoint souple réduisant la prééminence de la voix supérieure sont autant de traits caractéristiques du futur madrigal[7]. Les deux styles vont cohabiter quelque temps.
Le premier livre de madrigaux se référant explicitement à ce terme est publié en 1530 à Rome sous le titre Madrigali de diversi musici : libro primo de la Serena[7]. Il s'agit de pièces composées à Florence une dizaine d'années auparavant par le compositeur français Philippe Verdelot. Il y inclut également des œuvres de Sebastiano et Costanzo Festa. Il s'agit encore d'œuvres de transition. En 1533 et 1534, Verdelot publie deux livres de madrigaux à quatre voix à Venise. Ils seront largement diffusés pendant tout ce premier demi-siècle. Adrian Willaert en fera des arrangements pour une voix et luth en 1536. Verdelot publiera des madrigaux pour 5 et 6 voix en 1541.
Jacques Arcadelt publie son premier livre de madrigaux à Venise en 1539. Très populaire, il sera constamment réimprimé à travers toute l'Europe[11]. Sa musique, comme celle de Verdelot, est plus proche de la chanson française que de la frottole italienne, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'origine des deux compositeurs. Cependant ils intègrent les conseils de Bembo sur l'attention portée au sens du texte. Leur musique est descriptive.
La période classique
Le madrigal est né à Florence et Rome. Les événements politiques vont réduire l'influence de ces deux villes. Rome est pillée par les mercenaires de Charles Quint. Florence subit des troubles et un siège en 1529-1530 au cours duquel Verdelot a peut-être été tué[12]. Le centre des activités musicales se déplace vers d'autres cités, notamment à Venise qui devient le centre européen d'édition musicale. Les fastes de la Basilique Saint-Marc de Venise attirent des musiciens de toute l'Europe.
Adrian Willaert est l'auteur d'un recueil de 4 à 7 voix Musica nova (1559) qui peut être considéré comme une sorte de manifeste du madrigal[13]. Willaert et ses assesseurs de Saint-Marc sont les compositeurs de madrigaux les plus marquants à la moitié du siècle. Willaert utilise une texture plus complexe que ses prédécesseurs. Ses madrigaux sont souvent proches du langage polyphonique du motet, mais Willaert intercale des passages homophoniques, variant ainsi ses effets pour souligner les traits marquants du texte. Nombre de ses madrigaux sont composés sur des sonnets de Pétrarque qu'il préfère à ses imitateurs[4].
Après Willaert, son disciple, Cyprien de Rore, est le madrigaliste le plus influent de la période. Mais tandis que Willaert réprime les émotions en restreignant les contrastes aigus au profit de la régularité et de la finesse de la partition, Rore est un expérimentateur. Il utilise des procédés rhétoriques insolites et intègre dans la musique descriptive des rapports chromatiques inhabituels, courant encouragé par le théoricien et compositeur Niccolo Vicentino[11],[14], autre élève de Willaert. C'est à partir du langage musical de Rore que le madrigalisme devient un genre véritablement distinct[15], et qu'un standard à cinq voix s'impose dans de nombreuses compositions. Le style de Rore eut une grande influence sur les différentes variétés de madrigaux qui émergèrent vers la fin du siècle[4].
Outre Rore, on trouve parmi les madrigalistes les plus célèbres :
- Palestrina qui écrivit de la musique profane au début de sa carrière, mais qui restera réservé dans ses moyens d'expression ;
- Roland de Lassus auteur du très expérimental Prophetiae Sibyllarum, et qui le premier exporta le madrigal hors d’Italie lors de son retour à Munich;
- Philippe de Monte le plus prolifique des compositeurs de madrigaux dont la première publication date de 1556[4].
En termes de style, les madrigaux de l’époque vont du style élégant et conservateur de Palestrina et de ses émules romains aux œuvres plus chromatiques et expressives de Lassus, Rore et leurs collègues de l’Italie du Nord. L’étude exhaustive du répertoire des milliers de madrigaux italiens produits autour de la décennie 1550 reste à faire. C'est à cette même époque que les italiens surpassent en production les compositeurs franco-flamands.
Le madrigalisme fait également appel à des moyens techniques ou des figures symboliques à caractère visuel : la nuit ou la mort sont représentées par des notes noires, les yeux ou les pleurs par des notes rondes, etc.[13].
La diversification
Différents styles se développent de manière indépendante. À Venise Andrea Gabrieli, célèbre pour ses motets, continue d'écrire des madrigaux dans un style classique. À la cour de Ferrare, la présence de chanteuses professionnelles, les Concerti delle donne attire des compositeurs qui écrivent pour elles des madrigaux plus ornementés, avec un accompagnement instrumental. C'est le cas de Luzzasco Luzzaschi, de Jacques de Wert ou de Lodovico Agostini.
À Florence, les Medicis créent leur propre chorale, à l’exemple de Ferrare, et Alessandro Striggio y produit des madrigaux dans le style de Luzzaschi[4]. À Rome où l’église catholique prône un style ostensiblement conservateur, Luca Marenzio, un des plus célèbres madrigalistes, se révèle en unifiant les différents courants existants de la légèreté du madrigal arioso au chromatisme expressif sans se départir d'un souci d'équilibre et de distinction[7]. Il essaye de capter chaque nuance d’émotion du poème en utilisant tous les moyens musicaux de l’époque, mais en évitant toute hardiesse gratuite. Marenzio écrivit 400 madrigaux au cours de sa brève vie.
Une autre tendance est le retour à des éléments plus légers dans une forme où le genre sérieux prédomine depuis le début. Jusqu’alors Pétrarque était le poète le plus prisé et les thèmes portaient préférentiellement sur l’amour, la nostalgie, la mort. Les compositeurs vers 1560 se tournent vers des formes telles que la villanelle avec ses rythmes de danse et ses sujets plus familiers. Marc Antonio Ingegneri, Andrea Gabrieli et Giovanni Ferretti utilisent cette manière qui donnera plus tard la canzonetta[11].
Le madrigal tardif
Associées à celle de Marenzio, les productions de deux compositeurs Gesualdo et Monteverdi sont considérées comme significatives de l'« Âge d'or » du madrigal.
À Naples, un gentilhomme, Carlo Gesualdo atteint la célébrité en organisant le meurtre de sa femme et de son amant surpris en flagrant délit d’adultère. C’est aussi un compositeur influencé par le style de la cour de Ferrare et qui expérimente une musique étonnante sur le plan harmonique et expressif. Il publie six livres de madrigaux, mais aussi de la musique sacrée dans un style madrigalesque (Tenebrae Responsories de 1611). Ses choix l’amènent à un chromatisme débridé qui porte les traces des drames de sa vie. Il souligne les tensions et les oppositions de sens par des procédés musicaux que ses contemporains jugent extravagants[5]. Il aura peu de continuateurs, même si Antonio Cifra et Sigismondo d'India utilisent quelques uns de ses procédés[4].
Mais de tous les madrigalistes de cette fin de siècle, personne n’occupe une position aussi centrale que Claudio Monteverdi[16]. Il est considéré comme l’acteur principal de la transition entre la musique de la Renaissance et celle du Baroque. En 1605, il intègre la basse continue dans ses madrigaux, puis la participation instrumentale (7e livre). Beaucoup plus tard, en 1638, il publie un livre de Madrigali guerrieri et amorosi, exemple de madrigal baroque de musique concertante. Ayant épuisé toutes les ressources du madrigal polyphonique, Monteverdi l'engage dans la voie de la monodie accompagnée, la déclamation lyrique débouchant sur l'opéra et la cantate[8].
Hors d'Italie
Le madrigal anglais
Alfonso Ferrabosco, au service de la reine Élisabeth Ire d'Angleterre dans les années 1560-1570, écrivit de nombreuses pièces dans la forme du madrigal[17], rendant celle-ci populaire et inspirant l'imitation des compositeurs locaux. Dans le même temps, la poésie en langue anglaise se développait sous la forme de sonnets. En 1588, Nicholas Yonge publiait Musica transalpina, recueil de madrigaux italiens de Ferrabosco et Marenzio notamment, qui connut une grande popularité et lança la vogue du madrigal anglais. Comptant sur le même succès, Yonge publia un deuxième recueil de Musica transalpina en 1597.
William Byrd, le plus célèbre compositeur anglais de l'époque expérimenta brièvement cette forme sans la nommer en composant quelques chansons profanes de style madrigalesque, puis retourna très vite vers la musique sacrée.
Les madrigalistes les plus influents, ceux dont les œuvres ont survécu de nos jours sont John Bennet, Thomas Morley, Thomas Weelkes et John Wilbye. Morley est le seul qui nous ait transmis des compositions sur des poèmes de Shakespeare. Son style est mélodique, aisé et reste populaire parmi les chorales a cappella. Wilbye a une faible production, mais ses madrigaux se distinguent des prédécesseurs italiens par leur expressivité et leur chromatisme. Weelkes fait aussi une musique expressive et parfois chromatique. Il fait preuve aussi d'habileté dans la musique d'Église. Mais il sombra très tôt dans l'alcoolisme et la dépression.
Les madrigaux anglais, souvent de 3 à 6 voix, furent composés jusqu'à la fin de la décennie 1620, remplacés tardivement par l'ayre et le récitatif, caractéristique du style baroque. Même si l'école anglaise de madrigaux est considérée comme populaire et de haute qualité, la production est relativement faible[18]. Philippe de Monte, par exemple écrivit plus de madrigaux[19] que tous les compositeurs anglais réunis.
Les autres pays
En Allemagne et aux Pays-Bas, quelques compositeurs utilisent le madrigal italien ou écrivent des œuvres profanes sur des textes allemands, à mi-chemin entre la canzonette et le madrigal, ou en néerlandais. Lassus à Munich et de Monte à Vienne participent de cette diffusion. Encore dans les années 40 et 50 du XVIIe siècle, des madrigaux sur des paroles de poètes néerlandais furent composés, entre autres par Padbrué.
En Espagne, certains auteurs[20] pratiquent le madrigal sur des textes italiens ou espagnols. Toutefois en dehors de la Catalogne, le terme de madrigal resta inconnu et remplacé par celui de cancion[7]
En France, le madrigal italien est connu et apprécié, mais très peu de compositeurs l'adoptèrent, même si Lassus fait éditer à Paris quelques madrigaux en langue française.
Les formes dérivées
Le madrigal dramatique
Vers 1590, le madrigal polyphonique est en déclin. Le figuralisme[21] autorise toutes les formes de libertés mélodique, rythmique et harmonique et se traduit par un mouvement général vers la dramatisation. Appelé aussi madrigal dialogué ou Comédie madrigalesque, il se rapproche au niveau de l'intrique de la Commedia dell'arte, mais reste essentiellement musical sans faire l'objet d'une représentation scénique[22]. Cette forme sera abandonnée après 1630 au profit de l'opéra.
Les compositeurs de ce courant sont Orazio Vecchi, auteur de l'Amfiparnasso, Adriano Banchieri, Giovanni Croce et Alessandro Striggio, le père du librettiste de Monteverdi.
Le madrigal spirituel
À la fin du concile de Trente en 1563 paraît un livre de musique vocale Musica spirituale - Libro primo di canzon emadrigali a cinque voci qui recourt aux procédés du madrigal profane sur des textes bibliques ou moralisateurs[23].
Il faut citer parmi ces œuvres les Lagrime di San Pietro de Roland de Lassus, cycle de vingt madrigaux spirituels. Cette forme sera plus particulièrement utilisée par les compositeurs allemands.
Les principaux compositeurs
Pour une liste complète, voir :
Article détaillé : Liste des madrigalistes.Période de transition- Jacques Arcadelt (v.1505-1568) 250 madrigaux
- Francesco Corteccia (1502-151) 3 livres de madrigaux
- Costanzo Festa (v.1480-1545)
- Sebastiano Festa
- Bernardo Pisano (1490-1548)
- Philippe Verdelot (v.1470-v.1532)
Période classique- Andrea Gabrieli (v.1510-1586) plus de 250 madrigaux
- Roland de Lassus (1532-1594) madrigaux en italien, allemand et français
- Francisco Leontaritis
- Philippe de Monte (1521-1603) plus de mille madrigaux répartis en 33 livres
- Giovanni Pierluigi da Palestrina (v.1525-1594) 133 madrigaux
- Cyprien de Rore (v.1516-1565) 5 livres de madrigaux
- Alessandro Striggio (v.1540-1592) 7 livres de madrigaux
- Niccolo Vicentino (1511-v.1576) 2 livres de madrigaux
- Adrian Willaert (v.1490-1562)
Période tardive- Antonio Cifra (1584-1629) un livre de madrigaux
- Carlo Gesualdo (v.1560-1613) 6 livres de madrigaux
- Sigismondo d'India (v.1582-v.1629) 8 livres de madrigaux
- Luzzasco Luzzaschi (v.1545-1607) 7 livres de madrigaux
- Luca Marenzio (v.1553-1599) 400 madrigaux en 12 livres
- Claudio Monteverdi (1567-1643) 9 livres de madrigaux
- Jacques de Wert (1535-1596) 9 livres de madrigaux
Madrigalistes concertants avec instruments- Adriano Banchieri (1568-1634)
- Giulio Caccini (v.545-1618)
- Hans Leo Hassler (1564-1612) plusieurs livres
- Johann Hermann Schein (1586-1630)
- Heinrich Schütz (1585-1672)
- Orazio Vecchi (1550-1605)
École anglaise- William Byrd (v.1543-1623)
- John Farmer actif entre 1591 et 1601
- Orlando Gibbons (153-1625) et son frère Ellis (1573-1603) quelques pièces de madrigaux
- Thomas Morley (v.1557-1602) environ 200 madrigaux
- Thomas Tomkins (1572-1656) un livre de madrigaux
- Thomas Weelkes (v.1575-1623) 3 livres de madrigaux
- John Wilbye (1574-v.1638) 2 livres de madrigaux
Bibliographie
- Le Madrigal en son jardin de Roger Tellart, éditions Fayard, 2004, (ISBN 2-213-61899-2).
Liens internes
Notes et références
- Toutefois l'usage tolère le remplacement des voix par des instruments
- Ottaviano Petrucci entre 1504 et 1514 révèlent un changement progressif de l'inspiration poétique - Jean et Brigitte Massin dans Histoire de la musique occidentale Les 11 livres de frottoles publiés par
- éditions Belin, 1993. La musique d'Élisabeth Brisson aux
- (en) The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. (ISBN 1-56159-174-2)
- Lucien Rebatet, éditions Robert Laffont, 1969 Une histoire de la musique de
- Bibliothèque de la Pléiade Histoire de la musique sous la direction de Roland-Manuel dans la
- éditions Bordas, (ISBN 2-04-027020-5) Sciences de la musique de Marc Honegger,
- Marc Vignal, éditions Larousse, 2005 "Dictionnaire de la musique" de
- Thomas More écrit en 1516 dans son Utopie: «(...) toute leur musique qui se chante par orgue ou autres instruments, ou par voix humaines imite et exprime tant bien les passions naturelles, le son est tant proprement accommodé à la matière, la sorte et forme de leur mélodie donne tant bien à entendre la chose de quoi ils chantent qu'elle émeut merveilleusement, pénètre et enflamme les cœurs des auditeurs ».
- Dante, de l'Arioste et du Tasse sont largement utilisés Outre Petrarque, les textes de
- (en) The New Harvard Dictionary of Music, ed. Don Randel, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986. (ISBN 0-674-61525-5)
- Philippe Vendrix renvoie vers 1565 la mort de Verdelot - Vocabulaire de la musique de la Renaissance, éditions Minerve, 1994
- éditions Fayard, 1985 Histoire de la musique occidentale de Jean et Brigitte Massin,
- Vicentino écrit en 1555 : « La musique faite sur un texte n'a pas d'autre propos que d'en exprimer le sens, les passions et affections au moyen de l'harmonie... Quand un compositeur veut écrire une musique triste, il utilisera un mouvement lent et des consonances mineures. S'il veut faire une musique gaie, ce sera avec un mouvement rapide et des consonances majeures. »
- Ce que Monteverdi désignera comme le passage de la « prima prattica » à la « seconda prattica », un nouveau rapport entre la musique et la poésie qui s'attribue la primauté
- Auteur de neuf livres de madrigaux
- Les anglo-saxons utilisent également les termes de word painting que l'on peut traduire par l'art d'imager par les mots
- À l'inverse Gérard Gefen dans Histoire de la musique anglaise évalue la production madrigalesque anglaise à plusieurs milliers de pièces, mais souligne par ailleurs la grande variété de formes et la difficulté de distinguer le madrigal de l'Ayre
- Un milliers d'œuvres - Sciences de la musique
- On peut citer Francisco et Pedro Guerrero, les deux Mateo Flecha, Juan Vasquez et Jean Brudieu
- Traduction musicale du contenu sémantique du texte
- Dans le prologue de l'Amfiparnasso, Vecchi déclare : « Ce spectacle s'entend par l'esprit où il parvient par les oreilles et non par les yeux... C'est pourquoi je représente des personnages sur une scène imaginaire et je tisse des actions que l'on ne peut suivre que par l'ouïe. »
- Vocabulaire de la musique de la Renaissance de Philippe Vendrix, éditions Minerve, 1994
Wikimedia Foundation. 2010.